㈠ 求一部赏析音乐作品的论文,从音高,音强,音长,音色,四个方面赏析的 原创~~~~~
赏析音乐作品的论文很乐意的帮你完成。
㈡ 音乐剧使用什么唱法
1、呐喊
呼吸位置与传统的美声唱法呼吸位置用在腹部和腰部的部位, 并且呼吸的力度是较强且深的, 这样唱出来的高音是极具爆发性的。这种呼吸方式在摇滚风格性强的音乐剧里运用得较多, 如美国 50- 60 年代的音乐剧。
2、 抽泣
这种特殊情绪的演唱吸气主要部位在鼻咽腔,,呼吸的力度较弱且浅的,用这种呼吸方法演唱出来的声音急而短促,形象地表达了生活中哭泣和悲伤的情绪。几乎大部分的音乐剧中表示悲伤情绪的唱段,都会用到这种类型的修饰音。
3、气声
在吐气方面的运用与传统的美声唱法不太相同,传统美声唱法里的吐气讲究阻气,要控制吐气的量,以免漏气失去声音的密度。吐气就是强调漏气让大量的气息和声音同时出来,造成音色略暗、朦胧的效果,我们可以在一些表达角色内心活动和感叹的唱段中,找到这种类型的修饰音。
4、颤音
呼吸方式和美声唱法的也有一定的区别。这里的颤音不是歌剧咏叹调里的tr的意思,美声唱法唱这个音,呼吸的支点在腰腹部,声音在小舌头的部位颤抖,并轻轻的在高位置哼出来。音乐剧唱法中的颤音的呼吸支点虽然也在腰腹部,但力度不同并且抖动的风格较之美声唱法有很大的不同。
(2)音乐剧音色扩展阅读
1、正确的呼吸
美声强调呼吸是歌唱的基础,要求“用气息托住声音”,肯定了胸腹式呼吸法,提出用调整呼吸状态来调整歌唱状态的观点。
2、准确的起音
认为美声只有完成良好的起音,才能获得轻松柔和、明亮圆润的声音。而要完成良好的起音,一定要正确呼吸,喉头稳定、思想集中、心理上作好充分准备,声带积极闭合。著名声乐家加尔西亚具体地概括出起音的要领:舌头平放、准确地唱到音高,平稳而不能滑动。
3、声音的连贯性
美声强调保持音质的一致、声音位置安放不变,音与音的连接讲究平滑匀净,音量渐强渐弱控制自如。
4、声音的灵活性
18世纪比较崇尚花腔技巧和复杂的装饰音演唱,所以美声注重训练声音的灵活性,发展音域,打开喉咙,锻炼声音的控制能力应多练习快速音阶、快速走句、跳音,要求声音清晰明亮而准确。
5、声区与共鸣
声区是一个复杂的技术问题,很多专家对此都有自己的理论观点。但无论将声区如何划分,Bel canto都始终坚持在教学中统一声区,并认为声区是教学的关键,声区与共鸣是相辅相成的。要达到音色统一动人,富有穿透力,共鸣的位置必须相对稳定、准确。
6、吐字和语言
歌唱要有良好的语言习惯。美声要求语言中每个元音的发声是清晰准确的,歌唱中的元音转换要圆润、流畅,只有这样,Legato的原则才能在吐字和语言中得到真正的体现。
㈢ 歌剧演唱中的人声类型
美声
起源于17和18世纪意大利的强调自如、纯净、平稳的发声与灵活和准确的声乐技巧的歌剧唱法。
按字义讲,“bel canto”即优美的歌唱,并兼有美丽的歌曲的含义。它不仅是一种发声方法,还代表着一种演唱风格,一种声乐学派,因之通常又可译作美声唱法、美声学派。
美声歌唱不同于其他歌唱方法的特点之一,是它采用了比其他唱法的喉头位置较低的发声方法,因而产生了一种明亮、丰满、松弛、圆润,而又具有一种金属色彩的、富于共鸣的音质;其次是它注重句法连贯,声音灵活,刚柔兼备,以柔为主的演唱风格。
美声歌唱的创始人G.卡奇尼在他的《新音乐》的序言中介绍了这种演唱方法。继而18世纪的P.F.托西、G.曼奇尼,19世纪的F.兰佩蒂、M.加西亚等又著书作了详细阐述。美声唱法在演唱技术上的特点如下:
呼吸 要求有饱满的气息支持和灵活自如的呼吸控制能力,因此,排斥啜泣时的锁骨部位的呼吸法和胸式呼吸法,主张胸腹混合式的横膈膜呼吸法。美声歌唱的格言是“谁懂得呼吸和吐字,谁就懂得歌唱”。正确的呼吸方法是良好发声的基础。
起音 美声学派把轻松、明亮、准确、圆润的起音,看作是正确发声的关键,是调整气息及喉头状态以及集中共鸣的最基本的手段。起音分软起音和硬起音两种,初学者宜以练软起音为主,跳音练习也是一种很有益的练习,它实际上是一系列的起音,有利于锻炼呼吸支持、喉头的积极配合和集中声音的共鸣。良好的起音应以最少的消耗取得最大的效果。在良好起音基础上的演唱,可以使声音有弹性,有持久力,节约声带和体力消耗,延长演唱寿命。
声区 声区的统一是美声歌唱训练中的试金石,美声唱法取得声区统一的主要方法是:强调唱好各声区间的“过渡音”,就是唱上行音阶时,要把前一个声区的最后3个半音,唱得稍带下一个声区的特征(即虚些、假些、暗些);唱下行音阶时,较高声区的最后下行的3个半音,要唱得稍具有较低声区的特征(即实些、真些、亮些)。这样逐渐的量变的过渡就可避免由于从这一声区到另一声区的突变而产生的破裂音。
声音的连贯 是气息流畅和喉头稳定、共鸣良好的反映,又是美声歌唱的旋律线条优美动人的主要特点。破坏声音连贯的原因是多种多样的:起音不准确,滥用滑音;声区不统一,音量忽大忽小,音色忽明忽暗,或出现破裂音;呼吸控制不佳,气息逼紧;母音的共鸣部位的不统一〔特别是“窄”母音(i,e)和“宽”母音(a,o,u)之间的不统一〕等,都影响声音的连贯。声音的连贯首先是母音间的连贯。用发子音的部位来唱母音(特别是在高声区)是造成声音不连贯、不统一或“白声”的原因之一。
音量 美声学派注重追求圆润、明亮、优美而抒情的音质,它的格言是“追求音质,音量自然会来”。它十分重视在一个单音上渐强渐弱的控制能力的训练,这不仅是训练呼吸控制和音量变化的能力,而且还可使声音松弛富有弹性,音色有多样变化,以丰富艺术表现力和促使声区的统一。声音的渐强渐弱主要是依靠气息来控制,也就是要用呼吸而不是用喉部肌肉来调整音量变化。用有气息支持的轻声来唱高音也是获得“头声”的良好途径之一。
灵活性 用快速的音阶、琶音、跳音或装饰音练习,或用花腔的华采段来训练歌唱者声音的弹性和灵活性,是美声学派教学中的一个重要内容,它可以促进声音松弛而富青春活力,有利于延长演唱寿命。
音质 明亮、丰富、圆润而又具有金属色彩、富于共鸣的特殊音质,是美声歌唱的特征之一。
人们往往从音质上来检验学派的正统性。良好的音质是良好的声带闭合、适度的气息冲击、适度的喉的低位置、适度的软腭提起,喉部及咽部肌肉积极但又不僵硬、不紧张的配合,正确的舌位,松弛的下巴和口型,自然而美好的歌唱心理状态等因素的综合的协调一致的产物。理想的音质是既明亮又圆润,既结实又松弛,即所谓“又明又暗”。
微颤 歌唱中正常的微颤应是每秒钟6~7次,过快或过慢都会破坏声音的连贯或造成不悦耳的音质。过慢的微颤又称声音“摇晃”,是喉头压得过低,过份追求声音的“深度”或洪大音量所致;过快的微颤又称声音“碎抖”(亦称“羊声”),是下颌肌肉紧张和过于追求明亮或甚至“白声”所致。歌唱中微颤的快慢又与歌曲内容及情绪有关,激动时快些,宁静时慢些、平稳些,它又是一种强有力的艺术表现手段。
4个世纪以来,美声歌唱的演唱风格、演唱技巧随着时代、作品的发展而发展,至今仍盛行不衰。
通俗唱法
通俗唱法始于中国二十世纪30年代得到广泛的流传。开始叫流行歌曲唱法,后来称通俗唱法。
其特点是声音自然,近似说话,中声区使用真声,高声区一般使用假声。很少使用共鸣,故音量较小。演唱时必须借助电声扩音器,演出形式以独唱为主,常配以舞蹈动作、追求声音自然甜美。感情细腻真实。
通俗唱法声音的主要特点是完全用真声唱,接近生活语言,轻柔自然。强调激情和感染力,演唱时有意借助电声的音响制造气氛,所以很注意话筒的使用方法和电声效果。
通俗唱法以青年为中心,可以说是:写青年,唱青年。青年唱,青年听。
古己有之的那种通俗唱法,并非我们目前所指的典型意义的通俗唱法。现代通俗唱法,有两个重要的特性,一是它风格样式国标化;二是它与现代高科技电子技术结合。
二十世纪八十年代,由于政治经济上的改革开放,文化上的禁锢被解除,国门大开,首先是港台通俗音乐一拥而进,形成热潮。这决不仅仅是因为年轻人在经济上的独立,而是由于流行音乐有青春活力。展示了人们是如何生活的意愿。
同时,一大批通俗歌手不断涌现,并风格各异,五彩缤纷。通俗歌曲从此也受到了国家和人民以及音乐界的极大关注和重视。
艺术分类五花八门,流派同样千差万别。很多时候我们有艺术上的错觉,以为天下功夫尽出少林,少林的和尚一定比青城山上的道士功夫好,有谁想过福建不起眼的林家也会有惊世骇俗的《葵花宝典》呢?美声音乐是音乐,通俗音乐算不算音乐?怎么能一叶瞕目?境由心生,喜欢的就是好音乐,任何一种艺术做得好都能做出内涵。恩雅世人皆知,她的音乐应该归于何类?空灵、飘忽,可她仅仅有流行与缥缈吗?她的歌声里还有流浪与迁徙,像一种诉说,在不少歌里她还显出坚强不屈的凯尔特人的特质,这些你听出来了吗?是的,很多人听到的总是她有如呓语的表达、如梦似幻的意境,久而久之就以为恩雅不过如此,一个模式而已。恩雅的首张专辑面世至今已整整20年,这20年变化的是她的声线、她的状态,不变的是她的纯净与坚持,还有骄傲。如果恩雅没有内涵,她何以风行世界这么久?你要是喜欢,她就是高雅的,流行的高雅。你不能因为有人用恩雅的歌声做了某次烛光晚宴的背景音乐,就将之定为浅俗与小资。
演唱者Susanna Thomas(苏珊娜·托马斯)是一位演唱歌剧的女高音。在这张专辑里,她以美声与通俗的完美融合,将这些海的日记演译得有如天籁之声。整张专辑将人声的美、器乐的美、以及海浪拍岸、海鸥轻鸣等自然音效融为一体,既营造出海的辽阔、秀美和梦幻的意境,也倾诉出人们对海洋母亲的深深依恋.
Andrea Bocelli 2006年的新专辑《Amore》发布了
他在这张录音中以美声方式演唱的这些旋律通俗易懂却富有内涵.这张专辑的可听性和曲目质量则都要超过前作,自从上世纪九十年代波切俐凭借其天籁之声及超越流行和古典的歌喉,就一次次让我们刮目相看.
正歌剧(opera seria)——盛行于十七世纪的题材重大严肃、音乐风格崇高华丽
讲求歌唱技巧的歌剧。
歌唱芭蕾剧(opera-ballet)——十七、十八世纪盛行于法国的歌唱与舞蹈并重的体裁。
喜歌剧(opera buffa)——又称“谐歌剧”,和正歌剧相对力的歌剧种类。
盛行于十八世纪。题材取自日常生活。音乐风格轻快幽默。
大歌剧(grand opera)——盛行于十九世纪的法国,多采用历史题材,具有史诗性
音乐风格华丽恢宏,场面较一般歌剧大,常常插入芭蕾舞。
轻歌剧(operetta)——又称小歌剧,盛行于十九世纪的法国,常常有对白,
音乐风格轻快幽默,有时又比较抒情。
乐剧(music drama)——十九世纪德国作曲家瓦格纳对自己歌剧作品的称谓。
他以此来表示他对乐队以及戏剧、舞台设计等因素的高度重视,强调歌剧的
“综合艺术”特性,而不像其他作曲家那样把歌唱放在首要位置。
音乐剧(musical comedy)——音乐剧,也称作“音乐喜剧”。或者更确切地称为
“美国音乐剧”。十九世纪末发源于美国百老汇(Broadway)。美国纽约的娱乐中心,
戏剧活动的重要阵地)。内容从轻松幽默的到严肃深刻的都有,但常常与现实生活
有密切的联系,音乐风格较为通俗,有时是融合了严肃和通俗音乐风格的混合体。
歌剧——清唱剧(opera-oratorio)——将歌剧和清唱剧(包括独唱、合唱和乐队的
一种古老的音乐体裁,与歌剧不用之处是静态的表演方式——演员没有戏剧性的动作,
并且以宗教题材为主要内容)题材混合而成的体裁,近代俄国作曲家斯特拉文斯基
对自己的作品《俄狄普斯王》的称谓。
……
除了以上的类型,还有巴罗克歌剧(Baroque Opera),古典主义歌剧(Classical
Opera),浪漫主义歌剧(Romantic Opera),民族主义歌剧(Nationalist Opera),
真实主义歌剧(Verismo Opera),印象主义歌剧(Impressionistic Opera)
表现主义歌剧(Eepressionist Opera)等类型
在实际作品中,歌剧的类型常常是混合的,因此有些作品不能简单的归与某一种类型。
㈣ 音乐剧与其他音乐形式的异同
不太清楚“音乐形式”是什么意思。这里主要讲“音乐剧”。音乐剧英文原文是Musical Theatre,字面意思来说,就是“用音乐表演的戏剧”,所以音乐剧实际上是属于戏剧范畴的,和话剧属于同一类。在音乐剧的世界中心美国纽约百老汇和英国伦敦西区,音乐剧参加的评奖,都是戏剧类的如托尼奖或者奥利弗奖。音乐剧在国内,常会和音乐/配乐话剧以及歌剧搞混。主要区别是:
话剧是通过对白独白来讲述剧情表达情绪的,有些配乐话剧,会有一些歌曲表演,但是歌曲表演是烘托气氛的,并不进行主要的叙事或者抒情,类似于电影里的背景歌曲/音乐;
歌剧虽然是通过演唱来表演剧情的,但是歌剧讲究的是唱腔,类似中国的地方戏曲。所以去欣赏歌剧,需要对声乐知识有所了解,对欣赏者要求有点高了。同时,歌剧表演,基本上用的是美声唱法。
而音乐剧,则是通过演唱为主的音乐表演手段来讲述剧情的发展,表达情绪,对唱腔要求不是十分严格,可以根据剧情需要,来安排不同的角色采用不同的唱法甚至音色,比如著名的Cats里头,有些猫用的是通俗唱法,有些猫则是摇滚的,有些猫则带一些美声。除了演唱以外,舞蹈也是音乐剧里常见的音乐表演形式,著名的West Side Story里,有一首讲述“喷气帮”帮众们如何谋划和“鲨鱼帮”的火拼的歌曲,就是连唱带跳的。
如果非要说音乐剧和“其他音乐形式”,就得明确,音乐剧是“剧”,得有剧情的开端、发展、高潮和结局,而其他的如演唱会、独唱、合唱等,则大部分不具有这方面的表达,重点在演唱上。
深入一点:一个合格的音乐剧演员,应该是演、唱、舞、有时候甚至还得是杂技手段都会的结合体,缺一不可。
㈤ 华语乐坛中的哪位歌手的音色是令你最喜欢的
肯定喜欢的是周深,毫无疑问🤔️,非常唯美动听、动心的声音,周深独特的嗓音空灵纯净、天籁之音,温柔深情让听众忍不住沉醉其中。周深神仙般的声音让人为之震撼,他的声音就仿佛是从天上来,营造出美轮美奂的多元曲风,多才多艺,有着超强的语言天赋,周深不断的努力提高自己,给听众带来那么多的感动欢笑声,更多精彩演绎,我们非常喜欢听周深的音色!周深是最棒的!支持周深!加油💪🏻
㈥ 你最喜欢的音乐剧角色都有哪些
我喜欢的音乐剧很多,既好听又好看:
1.悲惨世界(十周年版)
演唱功底最好的一版,可以反复循环听。PQ 的沙威几乎封神。不过演员大多数年龄比较大。
25周年版的灯光效果很好,演员都很年轻,安灼拉和格兰迪尔也是魅影25周年的男一、男二,颜值非常不错。但是马吕斯唱得太断气,听不大下去,艾潘妮很惊喜。
6.诸子百家
这严格意义上来说不算一个音乐剧(或者是可以算是广播剧?)。但是非常值得一听,CV的音色都很美,台词把握的也很好。主要是百家争鸣前后的人物,听完觉得作为炎黄子孙十分荣耀。
还有很多音乐剧没有提到,摇滚莫扎特,巴黎圣母院,拜访森林,西贡小姐,罗密欧与朱丽叶,巴士底恋人等等。这些也都是比较好听的音乐剧,很喜欢听这些让人掏碎的音乐剧。
㈦ 华语乐坛的哪位歌手的音色是令你最喜欢的
华晨宇
㈧ 音乐剧与歌剧的区别是什么什么是歌剧什么是音乐剧急用
一、区别
1、起源的时间和元素不同:歌剧起源比较早,最早可追溯到中世纪的教义剧、神秘剧以及表现一系列有关联的场景的牧歌套曲和田园剧。歌剧的最直接来源是幕间剧,而直接灵感来源于古希腊的戏剧。而音乐剧出现的比较晚,是歌剧发展到一定程度的产物,它起源于喜歌剧,清歌剧歌舞杂耍和滑稽表演。
2、测重点不同:歌剧中歌唱占主要地位,虽然他也有剧本中的戏剧冲突表演,但是远远比不上音乐剧。音乐剧重在表演,它是以声乐、舞蹈、舞台美术、剧本等等组成的综合艺术,比较平衡,其中的唱段比较通俗流行。
3、音乐形式不同:歌剧大都用美声唱法,采用了大量的咏叹调和宣叙调,歌剧演唱对于声音和唱功的要求远远高于流行歌曲。歌剧的音乐大都是以比较传统的管弦乐队为基础的古典音乐作曲技法。
而音乐剧属于流行音乐范畴,多数用流行唱法,用最符合当代观众需求的唱法,许多上榜的流行歌曲就是音乐剧的插曲。音乐剧在音乐风格的选择上更自由,往往有爵士,摇滚等流行音乐因素的介入,配器也往往大量使用电声乐队的乐器。
4、舞台表演内容不同:在歌剧中,舞蹈经常作为一种穿插性、色彩性的因素使用,但音乐剧是以戏剧为基本,以音乐为灵魂,以舞蹈为重要表现手段,通过音乐、舞蹈、戏剧三大元素的整合来讲述故事、刻画人物的表演艺术娱乐产品。
音乐剧不存在教条主义的东西,比较大胆和自由,讲究快节奏,善于营造紧张度,舞台气氛追求热烈火爆,剧中人物时以道白交待情节,在人物内心感受情激荡,戏剧矛盾尖锐。
5、从舞台布置不同:音乐剧的布景豪华,场面气派,绚丽多彩,符合情节的需要,响应观众的口味,布置大胆夸张、自由。并且使用先进的舞台技术。相比而来歌剧就显得单一了点。
6、对演员的要求不同:唱美声的人大多身材不怎么好,而且对他们舞蹈和其他方面的要求也不怎么高,如果一个歌剧男演员大腹便便,女演员体态丰盈,这并不影响他们的演出,观众们也可以接收。
但音乐剧强调各种艺术元素的整体效应,所以演员在表演一个音乐剧角色时,必须同时兼顾各种表演成分,简单的说要能歌善舞样样精通。
二、概念
音乐剧早期译称为歌舞剧,是一种舞台艺术形式,结合了歌唱、对白、表演、舞蹈。通过歌曲、台词、音乐、肢体动作等的紧密结合,把故事情节以及其中所蕴含的情感表现出来。
歌剧是一门西方舞台表演艺术,简单而言就是主要或完全以歌唱和音乐来交代和表达剧情的戏剧(是唱出来而不是说出来的戏剧)。歌剧在16世纪末,即1600年前后才出现在意大利的佛罗伦萨,它源自古希腊戏剧的剧场音乐。歌剧的演出和戏剧的所需一样,都要凭借剧场的典型元素,如背景、戏服以及表演等。
歌剧在西方语言的代表字Opera来源于拉丁语“作品”的复数形式(Opus, Opera),后经意大利文推广至其他欧洲语言,顾名思义歌剧原意不单单包括舞台上的独唱、重唱和合唱,也包括对白、表演和舞蹈。
16世纪末,在意大利的佛罗伦萨有一群人文主义学者组成了“卡梅拉塔同好社”(Camerata)的团体,以复兴古希腊的舞台表演艺术。他们相信古希腊的戏剧中的“合颂”部分实际上是合唱部分,甚至有人认为古希腊的戏剧实际上就和今天的歌剧一样,全部剧情皆以歌曲交代。
因此当现知历史上第一部歌剧,由雅各布·佩里(Jacopo Peri)作曲,取材自古希腊神话的《达芙尼(Dafne)》于1597年首演时,风评一片赞好,皆认为“成功复活了古希腊的戏剧精神”。
音乐剧在全世界地都有上演,但演出最频密的地方是美国纽约市的百老汇和英国的伦敦西区。因此百老汇音乐剧这个称谓可以指在百老汇地区上演的音乐剧,又往往可是泛指所有近似百老汇风格的音乐剧。音乐剧界最重要的奖项为美国的东尼奖(候选作品为在百老汇上演的音乐剧),以及英国的奥利弗奖(候选作品为在伦敦西区上演的音乐剧)。
随着中国经济的健康快速发展,人民群众对文化娱乐的需求也出现了多元变化,音乐剧这种新的艺术样式很快以其视听兼备、雅俗共赏的特质吸引了一批固定的并且正在不断扩大的受众人群。
㈨ 适合做校园音乐剧的纯音乐...轻快类型的。。
中文名称:世界音乐——绿色爱尔兰
英文名称:World Music Green Ireland
资源类型:MP3!
专辑歌手:Various Artists
地区:爱尔兰
压缩比率:256kbps
专辑介绍:
在欧洲大西洋的边缘、与大不列颠岛隔海相望有一个美丽岛国爱尔兰。这里的森林、谷和潺潺溪流,流淌着太多的感情,丰富得只有用音乐才能抒发。音乐王国的圣者给了英伦三岛太多的宠爱,在中世纪的战鼓声声中,有风笛惆怅;在现代文明的机器隆隆中,有吉他躁动。包括苏格兰、英格兰在内,这片音乐沃土上才俊辈出,而爱尔兰又因了其特殊的历史与文化,音乐表现独树一帜。爱尔兰也许不是个富于哲思的民族,没有如贝多芬、莫扎特这样的古典音乐伟人。但爱尔兰人热爱音乐,喜欢饮酒,这样的民族血液里奔流着浪漫主义情怀,而起独特的民族斗争史又为这种浪漫增添了血与火铸就的深沉。
要探索爱尔兰音乐,不能不首先浏览爱尔兰民族以及爱尔兰首都都柏林。不知是远古时代的哪年,一种拨弦乐器——竖琴在爱尔兰诞生了。竖琴形状像满弦的弓,据说它的发明是有感于箭发弓鸣,而竖琴波动时发出的声音也确实如箭出弓弦时般干净、单纯,只是少了刺耳的锐利破空声。竖琴的发明使爱尔兰有了堪与苏格兰风笛媲美的民族乐器,它很快成为爱尔兰的象征:爱尔兰国徽的图案是竖琴;街上许多建筑物的门首上都有竖琴浮雕;甚至在美国的俚语里,爱尔兰人就叫做“竖琴”。爱尔兰早期居民凯尔特人是个很有音乐艺术才能的民族。他们在劳动中创作了大量歌曲,他们用竖琴歌唱生活,是古代专业音乐诗歌艺术大师。今天爱尔兰的许多民歌中还能找到那时的影子。凯尔特人对音乐的热爱从此一脉传承,而爱尔兰民族跌宕起伏的历史又不断为爱尔兰音乐添加灵感。
而提起竖琴,就会令人联想起在爱琴海边的女神。而竖琴手端坐琴前,双手抚琴如行云流水般飞舞波动琴弦时,起形态姿势之优美,确如落在凡间的精灵。竖琴有不同的分类,会根据国家和地域的差别在结构上有所差异。爱尔兰竖琴又称凯尔特竖琴,它有一个三角形的外框, 约90厘米高,55厘米宽,没有踏板,不同长度的琴弦发出的音符也不相同,并且音色优美清亮,宛如水珠落盘。演奏者通过手指对琴弦的挤压来改变琴弦的固有音符,而传统的爱尔兰竖琴是用手指甲演奏的。传说假如一个演奏者的演奏使听者感到苦恼,他的指甲就会断裂。爱尔兰竖琴的音域很宽,泛音表现同样出色,这就使爱尔兰竖琴在演奏时犹如瀑布飞流直下,流畅而又疾缓分明。再加上它独特的清音,竖琴对于爱尔兰民乐特点的最终形成起到关键作用。风笛与竖琴一旦合作,乐曲对曲意的表达便更为丰富,能够充沛地表达各种情绪,在优美的基调上引起听众的共鸣。
风笛实际出自古罗马,被许多民族吹奏过。当时英格兰就正流行风笛,只是后来因为苏格兰风笛太过有名,风笛才被看成苏格兰的民族乐器。从那时起,风笛也被大量使用在爱尔兰民乐之中。从乐器结构上分析,风笛是由一根吹管和一个风袋构成的。吹笛者换气时只需用手挤压风袋,笛声就不会中断。此外还有三根木制的单音管(古老的风笛只有两根),笛手利用有音孔的调音管奏出旋律时,单音管会发出持续不断的泛音。风笛只能吹出9个音符,一般只能吹奏降B调,而且音量无法改变。由于风笛指法很难掌握,并且极难调音,因此很难吹奏。今天的风笛已经渐渐现代化了,出现了无须挤压风袋的电子风笛。电子风笛能发出8至9个8度音,音域比传统的风笛宽广得多。风笛的迷人之处就在于它的泛音,有了这种持续不断的降B调低音,风笛手再吹出旋律时,每个音符就都有了一组不同的泛音,混成一体后悠扬高亢,令人神魂颠倒。
爱尔兰民族坚强、浪漫的情怀就在这绮丽的音乐中表露无遗。随着电影配乐的发展,轻松而节奏分明的爱尔兰乐风,很快就风靡了全世界,这也让塞尔特高地成为了神秘美好的音乐圣地。在“缥缈的爱尔兰,翡翠岛上的音乐宝藏”中,清亮的乐声与泛着淡淡哀愁的锡笛声,让人陶醉;而风笛、竖琴、木吉他,随着手鼓的脉搏起舞,又散发出爱尔兰式的轻快活泼。
专辑曲目:
01.Altan阿尔坦 风琴与木吉他的绝佳对话,宣泄浓浓爱尔兰月风。
02.If You're In'sh Come Into The Parlour客厅欢聚 欢快、轻松的音乐,伴随你与爱尔兰人欢聚。
03.Night Ride夜路 风笛为你拉开蓝色天幕,而木吉他则为你展现夜幕下的大地。
04.Asleep In My Arms在我怀中安睡 竖琴与吉他是爱尔兰音乐的重要乐器,但小提琴也增添音乐优美色彩。
05.Whiskey In The Jar瓶中威士忌 小军鼓、长笛的配合与交流,是瓶中酒带给你的轻快、欢愉。
06.Tabache塔巴赫 风笛与风琴,亲切的爱尔兰民族的感觉。
07.Christina克里斯蒂娜 风琴与竖琴、提琴晶莹剔透的乐风,纤细入微。
08.Maggie玛吉 魅惑的风笛吹出的旋律和吉他优雅的泛音拨弄你的心弦。
09.Clancy Lowered The Boom无限繁荣 欢快动感,爱尔兰民间舞的色彩。
10.Mary Bergin玛丽的祈祷 风笛的声音传送古老的爱尔兰民间旋律。
11.The Blood Of Cu Chulainr热血倾情 Celtic音乐是欧洲音乐的根源,无论旋律、乐器都浓烈绚丽。
12.All Through The Night整夜 暗夜的浓黑与静谧,用心去聆听……
13.O Danny Boy丹尼男孩 古老的爱尔兰民谣,带给你甜美的回忆。
14.The Black Rose黑色的玫瑰(试听曲目) 风笛与竖琴说的凄美故事:关于爱情……
㈩ 歌剧和美声唱法有什么不同
1、唱法上不同:
歌剧:民族唱法(意大利文:Nazionale cantanti)是由中国各族人民按照自己的习惯和爱好专,创属造和发展起来的歌唱艺术的一种唱法。
美声唱法:喉头在保持吸气位置状态下,呼出气流吹响声带,使打开的共鸣腔体能够完全、均匀共鸣的歌唱方法。
2、发展上的不同:
美声唱法产生于17世纪初叶的意大利,以音质圆润饱满,音色华丽流畅而著称。在长达几个世纪的发展过程中,美声唱法因为有大批专家学者的精心研究,其歌唱理论与训练方法在三种唱法中,是最完整和系统化的。
美声的发展与歌剧的诞生有密切的关系,如果说阉人歌手的出现奠定了美声唱法的基础,那么歌剧的诞生和发展又从更符合歌唱艺术发展的文化层面促使了美声的发展。
3、表现和体现上的不同:
就风格而言,美声唱法还有“俄罗斯”和“意大利”两大流派。在我国现有的九所音乐学院当中,除中国音乐学院较多研究中国民族声乐唱法之外,其余八所在声乐教学的唱法研究方面,都是以美声唱法为主。
歌剧是文艺复兴时期人文主义思想在音乐艺术上的表现;它不仅是一种歌唱技术和一种演唱网络,而且还是一定美学原则和艺术思想的体现。